教你如何分辨古典吉他的单板与合板?

2020-07-15
古典吉他技巧与表现

听很多还未吉他入门的朋友说过,他们在买琴的时候,经常会分不清究竟是单板还是双板的。作为一个吉他新手,这一点也不奇怪。吉他教学课程上也没有做过仔细的讲解,因此我就为大家做做简单的分析吧!

最简单的就是单板木纹的纹路是不规则的.是自然生长造成的,而合板是人工压缩出来的,也就是说人造木板其木纹规则很有规律性.这不就容易辩认了.看来楼主以后买家具也得学学了.不然买了啥板都不知道,再说清楚些就是单版是天然木头,合板是人造木头(用木头的脆片和粉末通过高压压成的)。

不过单板品质有很多种.说白了500元的吉他也有单板的.说一千元以上的那是看啥单板,也有的是店家搞些投机而说的.有的人说通过声音能辩的出,不敢苟同。有的单板琴声音还没有合版琴声音好呢。如你要拿万元单板和几百合板琴比的话,那另当别论。从制造成本上来说,吉他面板单板的材料比合板的材料只会贵个50元左右(普通的冷杉),所以单板吉他低于1000元是非常正常的事情,大多数单板的出厂价国内吉他厂也就300左右(不加EQ)。

面单是指吉他面板是单板,全单是指面板,底板,侧板都是单板。用听音的方法并不能确定吉他的材料,因为不同单板的材料,发音也不同,吉他胴身的形状也决定吉他的音色。即使是最常见的云衫也分加拿大云杉和东北云杉,音质也不相同。我想还没有几个朋友在如此年纪就能凭耳朵听出单板和合板。简单的区别:面板看音孔切口,单板吉他切口的木纹是线条没有分隔开,切口的木纹是一条线,合板在切口处能看见3块板的拼缝。如果切口处用油漆封住无法看见,最好能用锉刀轻微的挫个小口子来确定。要确定侧板和底板是否是单板,可以看木材的纹路,你从音孔里面看到的底板侧板的木纹应该是和从吉他外面看到的木纹是一致的。

至于单板与合板谁厚谁薄,这个在吉他制造上并没有什么规定,并不见得单板就会要厚,在很多情况下,厂家会有意识的加厚单板面漆用来加强视觉效果给吉他一种厚实的感觉,吉他的好坏,是靠你自己去听和弹的,这也是你买吉他最终的目的,不必拘泥于吉他是否是单板,值多少钱。

J961.com扩展阅读

单板古典吉他乐器


单板吉他和古典吉他这两样乐器大家有用过吗?下面是小编给大家整理的单板古典吉他乐器,供大家参阅!

单板古典吉他的选择

最近要买把古典吉他,以西班牙制造的全单板琴为主要选择对象。由于本人非器乐专业,吉他只是业余爱好,因而不打算选择太贵的,价格控制在一万元人民币上下。目前在网上看中了几款琴,请内行人士分析一下哪款琴的性价比更高些。

一款是Perez 670,加拿大雪松面板,印度玫瑰木背侧,雪松乌木筋琴颈,乌木指板。

一款是Antonio Snchez 1025,琴颈为加筋桃花心木,其他同上一款。

一款是Alhambra 7P,琴颈为雪松,其他同上。8P也可考虑,区别是琴颈加了乌木筋。

一款是Raimundo M146,桃花心木琴颈,其他同上。

还有两款,好像是国产的。一是Altamira N600,材料同Raimundo那款琴;一是Martinez MCG-150C,材料依然一样,另外MCG-120C的配置和它相同,但价格差好几千,区别有多大呢?还有一款更高端一点的三拼雪松琴颈,其他材料相同,又怎么样呢?

Perez 670,加拿大雪松面板,印度玫瑰木背侧,雪松乌木筋琴颈,乌木指板这款的吉他,弹指音会比其他的要清晰很多,不过也有弊端,在零下6/9度时会出现微小的爆裂。

Antonio Snchez 1025,琴颈为加筋桃花心木。外观比较好看些(自我认为),没其他的了。。。

Alhambra 7P,琴颈为雪松这个比较耐用,我就是这个的,特别。琴颈加了乌木筋的嘛。。我没试过,不过应该不差太多。

Raimundo M146,桃花心木琴颈我朋友用过的。听说这叫(神吉他)顾名思义他对吉他手的控制力比较高,高手的话,如果楼主是新手的话建议Antonio Snchez 1025。

其他的嘛,我一向不太看好国产的。

Martinez MCG-150C和MCG-120C 因为MCG-120C发音跟家清晰,而且耐用。如果楼主经济富裕的话是可以考虑下的,不行的话就Martinez MCG-150C 也行,或者其他的2手。

单板吉他

吉他的一种,用整片木头做成。(而合板是用木段旋切成薄单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料,通常用奇数层单板,并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成)。合板做的琴都是比较低档的,几百元那些一般都是合板做的,单板琴价格比较高。

单板吉他分为面单、面侧单和全单。

1)面单是指吉他面板是单板;

2)面侧单是指面板和侧板是单板;

3)全单是指面板,底板,侧板都是单板;

4)无论单板还是夹板,面板、侧板与背板都是两拼或者两拼以上黏合而成,这是为了使吉他有更好的稳定性以及易于保养。两拼的意思也就是同一块木头,水平切割后,像翻开书那样,翻开之后将两块板拼合而成。

由于中文翻译的问题,导致了单板很多人会误以为是一块木板做成的,英文里面其实叫做Solid Top,Side,Back等等,而Solid是实体,实木的意思,而不是一块板的意思,因此,单板这个词由于意译的问题,导致了现在国内市场存在了这个歧义。

优点

吉他音质受共鸣箱质量影响,一个好的共鸣箱能使吉他的音色洪亮、纯净,余音袅袅。单板吉他共鸣箱由自然木材制作而成,和人造夹板相比,内部结构自然、紧凑,更能顺应乐器的发声原理,达到更好的共鸣发生效果。

缺点

由于木头有年轮 整块板的每个部分纹路和构成并不一样 所以潮湿或者干燥的时候木头膨胀收缩每个部分系数就不同,它比合板吉他更容易受到天气变化的影响。过度的湿气的侵入,会使吉他膨胀,最常见的,面板会开始隆起(或者膨胀),面板的表面会开始扭曲。在缺角吉他型号上尤其明显。背板在这类情况下同样会隆起(膨胀)并扭曲。从背板前贴头和后贴头部分的凹陷可以证明。相对湿度越高,扭曲的程度越明显。 在高湿度的环境下暴露越久,漆面会开始变形。面板的漆水将会有些许起皱。背侧板将会出现许多小孔。当玫瑰木膨胀时,木头上的小孔随之扩大,这使油漆(它不受湿气影响)陷入到这些木孔里。桃花心木琴颈上的油漆也同样会因为这个原因陷进孔里,背侧板也是如此。

单板吉他和普通吉他有什么区别

单板吉他和普通吉他有什么区别?在音质,手感和材料上具体有什么不同?

以什么方式来区别?以什么材料制作最好?

1.合板吉他,就是普通吉他

合板吉他是木吉他最低的一个的档次。这类吉他的面板、背侧板采用木质较硬的三合板(合板是由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料,通常用奇数层单板,并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成)构成。

用来做吉他的三合板一般都是:玫瑰木三合板、桃花芯木三合板等。用三合板做出的吉他音色一般,而且没有什么发展,一般做练习之用。但是价格相对便宜,适合初学者使用。

2.单板吉他

吉他的一种,用整片木头做成。(而合板是用木段旋切成薄单板或由木方刨切成薄木,再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料,通常用奇数层单板,并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成)。

单板吉他分为面单、面侧单和全单。

1)面单是指吉他面板是单板;

2)面侧单是指面板和侧板是单板;

3)全单是指面板,底板,侧板都是单板;

吉他音质受共鸣箱质量影响,一个好的共鸣箱能使吉他的音色洪亮、纯净,余音袅袅。单板吉他共鸣箱由自然木材制作而成,和人造夹板相比,内部结构自然、紧凑,更能顺应乐器的发生原理,达到更好的共鸣发生效果。

教你如何调出满意的失真?


很多朋友跟我说他们在调失真的时候总是不能调出自己满意的音色来,感到很苦恼,效果器也是一换再换,但是效果总是差强人意,而且吉他教学课程也没有比较详细的讲解。我想对于很多吉他入门边缘的爱好者可能都有类似的感受,那我就写一点自己浅薄的经验来与大家分享吧

第一,调失真的时候要搞清楚你想调的失真是什么样的?比方说是轻失真还是在重失真,是电子管味道很浓,很固体的,还是那种粉碎感的,这个确定下来后,再开始动手。

第二,如果有条件的话最后能够找一个参照物,也就是说最好能有一个比较好的失真音色做为范本。你可以找自己喜欢乐队的歌曲里面的音色来听,反复地多听一些,这样就能够掌握他们的音色基础是什么。但要知道,很多乐队录音室作品cd里面的声音是经过高质量的录音和混音后的声音,并不是原始的声音,所以我建议大家最好找到现场演出的声音来听,这样就不会受到误导了。

第三,充分利用你手里面的效果器材,每个人的喜好不一样,每个人的器材肯定也不一样,所以对于不同的人有不同的方法,我下面就简要地说说。

很多人喜欢用单块效果器,没错。用单块效果器可以调出很好的声音,但是如果你有一个更好的吉他音箱那就更完美了。为什么呢?其实像外国很多吉他手他们的失真音色更多的是靠音响上面的失真来完成的,所以一个很好的音箱对于你来说是必不可少的。如果你有个不错的电子管音箱,那么你就可以用它的失真来当你的原始失真音源如果喜欢重金属音乐的话,你可以把音响上面的失真调到接近最大的四份之一处,这样听起来失真很浓,很重,然后用音箱均衡来调整音色。比如说marshall的音箱的调节就是失真度及均衡的高低音开到最大 ,contour(轮廓,音色的镶边)也开到最大,而中音则开到最小。这样的声音听起来充满力量,如切割机一般的声音,

高低频丰富,是所谓的hi—gain失真。很多thrash metal乐队经常用这样的音色,比如metallica,pantera等,但是megadeth的声音失真相对就比较弱一点,而且中频比较高,声音听起来会更加结实饱满。轻失真或者弱失真就用音箱上面的overdrive过载就可以做出来,把过载开大,利用电子管天然过载的声音就可以。这种声音对于喜欢blues.poprock的朋友来说是很有用的,国外很多乐队里面的那种清脆悦耳的轻失真都是这样做出来的,弹bules时,轻失真均衡均衡的中频和高频要大一些,这样听起来有更多的六七十年代的效果,弹poprock音色的均衡低频和高频要大一些,这样的声音比较硬朗。

有人会问:我受礼的失真单块岂不是浪费了吗?不浪费,我们可以用他来做solo音色。很多人在做solo音色的时候似乎觉得失真度是越大越好的,除非是有人特意要那种很弱的效果。失真的增大可以使我们轻易的取得很长的延(sustain),失真度越大,延音越长,而弹起来也就越轻松,失真度对音色的改变是很有影响的,对solo的音色影响不如对节奏音色的影响那么大。所以我们就利用手中的失真单块,把失真单块的失真度调到接近最小,tone调到最大。当你谈节奏的时候,单块是关闭的,当你需要solo的时候就踩开,你会发现失真好象大里,而且弹起来对pick力度的变化反应不那么灵敏,音色更通透,空旷了。这是由于我们加了这个单块使得得输入到音箱的信号增强了。很多大师都是这么使用的,比如nuno用的是pro-corat的overdrive和hughs¢katerner音箱失真,yingwie用的是dod的ovrdrive和marshall音箱:steve vai用的是boss的ds-1和bogner音箱失真等等。

如果我们用的是重金属类的失真单块,就可以不用音箱失真了。用重金属单块的音色就很好了,不如说boss-mt2,它上面的调节钮就有高中低音的调整,而且中音部分的扫频(mideseq)基本上类似于音色镶边,调它可以做出粉碎感和颗粒感很强的音色来,而且说明书上面也有很多音色的调节,我就不一一叙述了。但是值得一提的是,如果感到效果器上面的某个地方还是不尽人意,那再去调整音箱上面的均衡,一般来说音响上面的均衡都在中间就可以了。然后,solo部分可以用压缩单块来进行信号放大处理,boss。dod和mxr的压缩都很捧,注意压缩的量不要太大,压缩比一般在2:1到4:1之间就可以了。而且如果不弹solo的时候最好不要开压缩或者当信号增强用的失真,因为这样弹琴时拨片的力度反映很不明显,对于演奏者来说不好控制音乐的轻重和情绪的变化。

还有很多人用合成效果器,其实这是最容易的一种方法,因为合成效果器把压缩,失真,均衡等等都放在了一起,很方面。但是一些便宜的产品可能会存在声音不真实的现象,不过那也没办法。就拿boss公司所有最经典最受欢迎的吉他效果器和最新推出的吉他效果器,像od-1,ds-1,mt-2,ch-1,dd-3等等可以说拥有了gt6就等于拥有了boss公司的所有吉他单块效果器。这样我们就能方面的选择使用那种效果器来做音色了,方法和上面我所说的用单块做音色的程序是一样的,只不过要靠你自己在它的菜单里面仔细的调整了,下次有机会再向大家说gt6的参数和做音色的方法吧。

第四,好好地调整一下你手里的吉他,如果总感觉失真或者音量偏小,声音很软的话,你就把琴上面的拾音器向上调一点,只要不妨碍弹琴就行了,这样拾音器的功率会增大一点,弹起来也就会更灵敏,更舒服一些。还有,换套新的琴弦也是改进音色的好方法,新弦的声音更清脆,所以失真声音也就会更好一些,听起来好象比原来大一些。

第五,噪音问题。这个问题很多人头疼,其实失真严格说来也是噪音,没办法,有失真肯定会有噪音,适当的减少失真量是减少噪音的好方法。我不去主张开大噪音门或者降噪开关一类的东西,因为这样你的音色会变得忽然内僵硬,尤其是音色的尾部会像给砍断一样难听。失真量多大适合?不同的音乐有不同的需要,不能一概而论,我们拿重金属音色来说吧,我认为你站在音箱(比较大的音箱100瓦左右)前面1到2米处,背对音箱拧开琴的音量然后放开双手。如果逐渐地产生自然回授的萧叫声就说明失真度比较适合,要是马上就叫的话说明失真度大了,要是没声音的话可以适当增加失真度,其他的音乐我就不一一举例了,只不过要记住不是失真度越大越好,也不是越小越好,调出适合你自己音乐的失真,才是最好的。

儿童古典吉他单板怎么样


30寸森博格儿童古典吉他吉他单板怎么样?值得购买吗?下面是小编给大家整理的儿童古典吉他单板怎么样,供大家参阅!

儿童古典吉他单板怎么样

品牌:Supug(森博格)

规格:38寸缺角民谣吉他

型号:M610

面板:西德卡云杉

背侧:沙比利

琴颈:非州柳桉木

指板:精选玫瑰木

音点:白色ABS

品位:20F

琴品:防锈抗磨合金

琴弦:Alice

油漆:开放式哑光(显木纹,高档仿古)

有效弦长:650+2mm

弦钮:镀铬全封闭弦钮(钢印SUPUG-LOGO)

包边:黑色ABS多线镶嵌

我看了一下,还是不错的音色不错,琴很精致,还是亚光的 可以拿下~

学习古典吉他家长孩子应知

1.选择一个称职的老师是孩子学琴成功的关键因素。

2.信任老师。针对每个孩子会有灵活的教学方式和引导措施,家长要相信老师的经验和能力,家长的信任可以给孩子带来良好的示范,有助于良好的师生关系的建立。

3.重视基本练习训练,这是取得成功的必要条件,也培养了孩子严谨细致的品行。

4.养成孩子每天练琴的好习惯是非常重要的,这是在入门过程中的首要任务,希家长密切关注。

5.家长对孩子应多鼓励,少打击,增强孩子战胜困难的勇气。

6.坚持每天练琴,持之以恒,塑造孩子坚韧不拔的品性。

7.不好搞,不求快,培养孩子脚踏实地的优良品性。

8.体会学琴的最大乐趣,通过一段时间的练习后掌握了一种新技巧,或找到了一个解决问题的途径,这时会有一种无比畅快的满足感,还有得到一种音乐表现的体会后的舒适感,体会到音乐本身的神奇力量后的最高端体验。

10首古典音乐培养孩子音乐气质

1 我们都知道学习一种乐器可以培养孩子的气质,其实,多让孩子听听古典音乐,不仅可以培养孩子倾听的艺术,让孩子学会欣赏,保持内心宁静,也会让孩子在潜移默化中培养气质。现在,一起来看看适合孩子听的十大古

典音乐

勃拉姆斯摇蓝曲[作者:勃拉姆斯]

明亮纯净的音符,愉快的旋律,一如孩子天真的儿语,使人也变得纯真而愉悦。水晶般宁静的音如同一阵柔和轻缓的和风,又象母亲慈祥的手拂

过,跟随节奏的律动,让身体在轻轻的晃动里安。

小狗圆舞曲 [作者:肖邦]

乐曲以快速度进行,在很短的瞬间中了,因此又被称为《瞬间圆舞曲》或《一分钟圆舞曲》。演奏本曲时,应使用平滑流畅的指尖技巧,才能感觉

出此曲的趣味来。

童年情景 [作者:舒曼]

这首曲子主题非常简洁,具有动人的抒情风格和芬芳的幻想色彩,旋律线几经跌宕起伏,婉转流连,使人不觉中被引入轻盈飘渺的梦幻世界. 梦幻般的音符,娓娓动听中绽开的是那一脸如花灿烂的微笑,枕着快乐和惬意,

梦也沉醉。

儿童进行曲[作者:柴可夫斯基]

《进行曲》选自舞剧第一幕第一场中孩子们登场时的音乐。这段音乐兼有进行曲和双拍子舞曲的特点,轻快活泼的旋律生动描绘了孩子们吹着小喇叭,昂首挺胸,神气十足的神态,同时也表现了孩子们活泼敏捷的特色。

音乐的瞬间 [作者:舒伯特]

这是一首天真纯洁,令人欣喜的小品曲,带有轻快活泼的民间舞曲风格。虽然总共只有54小节,音乐形象比较单一,但是舒伯特将之处理得非常精巧,真可以称得上是玲珑剔透.精致小巧。整首乐曲保持着宛若天成,

不加雕琢的自然美,为舒伯特钢琴曲中最负盛名的一首。

鳟鱼变奏曲 [作者:舒伯特]

歌曲之王舒伯特在1817年创作了著名的艺术歌曲《鳟鱼》。作者先以愉快的心情,生动描绘了清澈小溪中快活游动的鳟鱼的可爱形象;而后,鳟鱼被猎人捕获,作者深为不满。作者用分节歌的叙事方式表达了他对鳟鱼的命运无限同情与惋惜的心情,提示了歌词深刻的寓意:善良与单纯往往要

被虚伪与邪恶所害。

春之歌[作者:维瓦尔第]

作品大约作于1725年,是维瓦尔第大约五十岁时出版的十二部协奏曲的第一号到第四号,合称《四季》。这四部协奏曲是维瓦尔第最著名作品,

其中的旋律至今仍长盛不衰。《春》的第一乐章(快板)最为著名,音乐展开

轻快愉悦的旋律,使人联想到春天的葱绿。

G弦上的咏叹调[作者:巴赫]

此曲为巴赫《第三号管弦乐组曲》的第二乐章主题,充满诗意的旋律美,使此曲成为脍炙人口的通俗名曲。小提琴奏出悠长而庄重的旋律。全曲后半段出现的新旋律产生了更丰富的变化,最后在静似祈祷般的气氛中结

束。

莫扎特弦乐小夜曲 [作者:莫扎特]

该曲是十八世纪中叶器乐小夜曲的典范,莫扎特于1787年8月24日在维也纳完成,第一主题开门见山,以活泼流畅的节奏和短促华丽的八分音符颤音,组成了欢乐的旋律,其中充满了明朗的情绪色彩和青春气息,随后

是轻盈的舞步般旋律。

欢乐颂 [作者:贝多芬]

作品大约创作于1819到1824年间,是贝多芬全部音乐创作生涯的最高峰和总结。D大调,4/4拍。这是一首庞大的变奏曲,充满了庄严的宗教色彩,气势辉煌,是人声与交响乐队合作的典范之作。通过对这个主题的多次变奏,乐曲最后达到高潮,也达到了贝多芬音乐创作的最高峰。乐章的重

唱和独唱部分还充分发挥了四位演唱者各个音区的特色。

教你如何扒吉他谱?


平常我们都曾有过遇到自己特喜欢的曲子,但其却是冷门歌曲,到处都找到不到吉他谱的窘境吧!在吉他弹唱里,吉他谱是十分重要的组成部分。但说到吉他谱,其实能够从原谱中流出来的极少,一般情况下都是从一些音乐工作室,艺校等爱乐者们手里辛苦制作采出来的,我们俗称扒谱。

今天,我来告诉你,吉他扒谱的方法和技巧,别人能做,我们自己也能做到。吉他扒谱肯定是需要有一定的吉他技巧,当然对于这点点不用太过于忧虑,以我个人经验觉得,如果你能流畅的弹唱一首歌曲,那么扒一般的曲谱其实就已经绰绰有余了。

关于吉他扒谱,我把它分成三类,下面我具体谈一下:

第一类是民谣类吉他谱,我们知道大多数民谣都是以吉他为主旋律伴奏的,比如朴树、许巍、水木年华和齐秦,完全可以这么说,吉他就是民谣音乐的灵魂。在我们开始进行扒谱时,先要把目标歌曲循环反复的听上多遍,当曲调旋律深谙于心后,可尝试将歌曲的单音弹出一部分,之后再仿照其伴奏声的第一个音,(也就是和弦的根音)知道了根音,一般就那么多和弦,感觉像哪个就弹奏出来听听,当然我们不需要苛求完全和原曲符合,自己觉得很相配就行了。在这个过程里面,我们也可用扫弦来弹奏。

第二类是节奏扒谱,如果你是偏爱主音重金属,节奏也能弹奏。这是由于重金属节奏多以五声和弦和强力和弦构成,扒谱的时候,如果你要把歌曲的节奏部分扒出来,就应该去听歌曲节奏中的音高,把第一个音高弹出来,其它的也就是在它的基础上围绕反复的变化,因为调式基本相同,重复就可以了,所以相对来说是比较容易掌握的。

第三类是电吉他SOLO扒谱,这需要吉他手能弹好歌曲的主音,其实这也是吉他扒谱的一个基础。因为在歌曲旋律里,电吉他的弹奏,流畅的速度恰恰体现着它的魅力,但对于我们扒谱的人来说,速度快了,往往不容易听清。

所以,要想扒这类曲目,精准和省时的方法,就是必须要有比较丰富的乐句积累,那些乐句就是短小的旋律,我们要养成很好的学习习惯,在任何可以获取的地方,比如你听到的曲子片段,你看到的谱例练习,都用到你自己平时的演奏中去,凭乐感将它应用到和声进行中。

所以说,即兴演奏的水平也会随之有很大的提高,因为这种乐句的积累,能让你在扒谱的过程中,很容易掌握乐句的走势。如此一来,SOLO这类东西就能基本弹出了。呵呵,还希望大家能分享怎么扒谱的经验,谢谢!

教你如何创作歌词


1.歌词是韵文,写完要能念能唱,不仅要写的通顺,更重要的是要念的顺,不拗口。写完后试着用朗诵的方式来念念看,将不顺的地方润一下。

2.主题要明确,不要东扯西扯,要合乎逻辑,整篇词要有关联性,首尾呼应,情境气氛都在相同环境下。

3.歌词写好就是拿来唱的,所以要知道旋律的组成方式及重复性,如A→B→A,第一段第三段是重复的旋律,这两段的文字组成结构应该大致相同,否则音乐家也没办法把曲想出来。

3.文字简洁自然流畅,字数长的句子要切割,不必要的字要删掉,最好每句的字数都相近,以利节拍的控制。

4.要有「创意点」,让人一次就记住歌名或歌词重要段落,平铺直叙的文字起不了波澜,利用隐喻、假借等方式效果会好些。 暂时只想到这些。因每篇歌词属性不同,有时很难一概而论。

5.歌词并不是只能写男女情爱,生活时事都可入词。举例,你可以由郑王之恋写一首「婚变」或「黄昏老少配」,或者由假米酒来写一首「醉人的米酒」。题目自己想,题材到处是。

6.文字是有生命的。我的心被敲碎、撞击、撕裂、刺痛等动词,所发出的声音都不同。如敲碎,会联想到水晶清脆声,撕裂会联想纸张斯开的声音,光是两个字,就可以改变一首歌的震撼力。

7.创作就是要搞搞新意思,「我的心被刺痛」,陈腔滥调了无新意,为什么不用「我的心被焚毁、电击、崩落」等,听起来是不是不一样?

8.歌词不仅有听觉效果,还有视觉效果。例「前尘往事成云烟,消散在彼此眼前」,往事变成一团烟,在两人的眼前消失,你是不是就可以「看到」这个画面?

9.押韵是不是必须?见仁见智。整首歌必须用相同韵母?未必尽然。只要自然流畅,引人共鸣就是成功的作品。为了入韵而限制一首歌的发展也不甚好。

小小的试验教你如何保养你的琴弦


作为一个还未吉他入门的初学者,你们会对琴弦做专门的维护保养工作吗,大部分人的回答肯定是不会,甚至有些人连这个问题都没考虑过。琴弦的保养其实是很重要的,吉他靠什么发音,不就是弦吗?弦不好发出的声音就有问题,也就会影响到你弹奏的效果,因此下面简单的谈谈琴弦的保养。

夏天手出汗,弦锈的非常厉害,手感也就很不好。声音就更差。可是弦油很贵,就小小一瓶50多元,还要邮寄,购买也不方便。所以自己尝试用别的替代一下。

我们能找到的常见几种油:

1.轻质矿物油:用于化妆品,食品(有害),工业除锈防锈,冷却系统冷媒生产润滑油原料。
2.食用油:食用,炒菜做饭。
3.润滑机油:润滑机械部件,除锈防锈。

实验工具:民谣琴一把(标准尺寸的普及琴),正牌红棉琴弦一套。怕会有不好的结果,所以都用的便宜东西。

用于弦油,黏度要小,有防锈除锈功能。轻质矿物油应该是最合适的,因为食用油不含防腐剂等添加剂,除锈防锈能力不行,黏度也大,最重要的是食用油是会变质的。润滑油因为润滑功能的需要是必须有黏度要求的(所以勉强用它)。我懒的跑路,轻质润滑油比较好找,所以选用的轻质润滑机油。矿物油可以到卖化工原料的地方购买。

涂得时候,用布,不要用会产生毛的布料(棉纱之类)就行,把油涂在布上,不要涂很多,刚刚沁湿就好。如果太多,一会你就要后悔。现在开始往琴弦上上油。上的时候把弦松掉就行了,不用取下来。用布有油的部分捏住一根弦从琴枕拉到琴桥,拉几遍就ok了。

有一点油粘到指板怎么办?我觉得对琴没有任何影响,手感什么的。粘太多肯定是不行的,用干净的布擦拭指板就行了。现在讲讲琴弦的变化。刚换弦的时候,红棉是很一般的弦,声音就和弹棉花的钢丝没什么区别把油涂上后,不知道是不是心里作用,声音确实变好了一些(个人觉得真的变好了些)低音弦的变化是最明显的。弹琴的手感非常好,涩涩的感觉瞬间就消失了。手指按弦所用的力度也减少了这些是可以确定的。

但是千万记住不要涂多了油。下次用这块用过的油布擦就可以了。而且不必要天天用完就擦,用干净布擦一样的,隔几天在用带油的擦一下是没有任何问题的。弦锈蚀的程度得到明显改善(非常明显),但是经常弹奏的几个品,弦上的银色还是会掉的。但是不是锈。弹完以后手上并没有粘上油后黏黏的感觉。

教你如何提高现场演奏水平


这个问题在吉他教学课上老师根本不会讲到,但这又是很现实的一个问题,因为在实际的演奏中尤其是现场演奏中,很多朋友都会碰到高质量演奏的问题,解决不好的话不仅仅影响演奏者的心情,同时也会严重影响到演出质量。

要想高质量地演奏吉他,首先就要明白什么是真正意义上的高质量演奏。所谓高质量指的就是在演出过程中吉他的音色、音量、演奏者的技术发挥、对乐曲的把握,感情的投入程度几乎都要达到了完美的境界。注意,我所说的高质量吉他演奏并不仅仅局限于许多技巧性非常高的片断或者曲目。一首很简单的歌曲也同样存在着演奏质量高低的问题,而且很多时候越是简单的歌曲越是考验吉他手的综合素质(主要是对音乐的处理和感觉)。好的吉他手无论曲目是简单还是复杂,都能够得心应手、从容不迫地演奏,让听众随着演奏者的感情起伏而起伏,从而陶醉在音乐当中。由此我们可见,一个好的吉他手不仅仅需要完美的技巧,还要良好的音乐素质、丰富的感情和敬业精神,这样才能真正地实现高质量的演奏。那么,许多朋友会问,我现在也想提高我的演奏质量,达到上面所说的程度,到底怎么样才能提高呢?或者说到什么程度才能高质量地演奏呢?下面我们就来分析一下。

能够高质量演奏的吉他手无非是在技巧运用、对音乐的感觉、演奏曲目的熟悉程度和舞台表现这几个方面做得非常出色。同样,如果我们想提高自己的演奏质量也需要从这几个方面来着手。现在我们就来具体地说说应该如何做吧!

一、技巧运用

吉他手最重要的一个环节就是技巧,也就是技术水平,它是一切高质量演奏的基础,没有出色的演奏技巧就说谈不上高质量的演奏。谁能想象一个音阶也弹不好的人能够演奏出令人泪下的美妙旋律来?也许有人不相信,说:“Nirvana那几个人的技术也不好,但是演奏得也很好啊?”没错,他们的整体技术是谈不上出色,但是别忘了,他们的音乐虽很简单,但是这几个人天天在弹他们自己的东西,可以说作品已经演绎得炉火纯青了。也就是说他们在自己的音乐这一方面的技巧是很高的,别的人再演奏他们的作品是很难达到他们的高度的。况且,大多数吉他手面临的并不都是punk音乐这样相对简单的音乐,而是很多不同类型的东西都要演奏,这就需要每个吉他手至少有非常扎实的基本功,能够在最短时间内达到音乐的要求。关于怎么练基本功我在这里就不多说了,每个人都有一套心得。但是至少应该能达到以下几个方面:一是要有足够的速度,能够轻松地弹奏拍速在180的四连音,这样基本上乐曲里面的快速片断就不会难住你了;二是对各种音阶要熟练的掌握,尤其是在不同把位不同弦上都能自如地弹各种调式的音阶;三是和弦一定要熟各种和弦的转位和替代和弦以及指法都要非常熟练;四是演奏的时候每个音符都要清晰饱满,除非乐曲有特殊需要,这是乐曲有没有感染力的一个重要部分;五是对吉他的各种技巧要熟练掌握,我并不是说非要把自己的吉他技巧练得很变态,像Michael angelo那样,但是一些最常用的技巧像琶音、扫拨、点弦、击拉弦等等还是应该要熟练的掌握的。如果能做到上面的这几点,可以说在吉他技术上就过关了,在演奏世界上绝大部分乐曲时已经没有任何技术难度了,至于能否提高演奏质量的问题就是对音乐的感觉了。

二、对音乐的感觉

高质量的演奏和想提高演奏质量,吉他手对音乐的感觉也是至关重要的,如果音乐感觉不好,那么演奏的东西听起来完全是“驴唇不对马嘴”。要是blues听起来像重金属、raggae听起来像民歌、爵士乐听起来像乡村,那还能谈得上欣赏音乐吗?也就更谈不上演奏的问题了。所以,如果想要弹什么像什么,那就要靠良好的音乐感觉来实现。也许又有人会说,对音乐的感觉是天生的,每个人都不一样,也许我就比较差呢?没错,对音乐的感觉是天生的,但是更重要的还是要靠后天的培养,怎么培养呢?那就是多听音乐!不仅仅要听自己喜欢听的音乐,还要广泛地听各种不同的音乐,并且要记住不同音乐的特点,最好能亲自去演奏一下每一种不同的音乐,然后去熟练它的每一个环节。这样日积月累,对音乐的感觉就会越来越好。许多大师级的吉他手如Steve vai、Joe satriani、Yingwei等等都是会很多种风格的音乐,并且都很爱听很各种风格的音乐,不仅如此,他们还能够将不同的音乐元素糅合到一起,组成自己的特色。大量地、广泛地听音乐,对提高音乐感觉有很大的帮助。在听音乐的同时记住不同音乐的节奏特点、音阶特点、旋律特点等等,再出手时就能够演得像模像样了。还有许多时候,不同的音乐能够激发灵感,往往一首经典的曲目就是这样创作出来的。还有,有的时候好的音乐感觉还能够弥补你技术上的不足,让演奏更加丰满流畅。记住,想提高演奏质量必须提高自己的音乐感觉!

三、演奏曲目的熟悉程度

我想这个就不用多说了,如果连演奏的曲目都不熟悉的话,还谈什么高质量的现场演奏。当然,如果对演出曲目的熟悉程度越高,那么就越能提高演奏的质量。当然了,还要分析曲目的走势、调性、情绪的起伏、音阶等等。注意一下难点,这个话题我们在以后专门好好谈一下,在这儿就先说到这里。

四、舞台表现

其实无论你在台下的准备工作做得多么的出色,技巧运用再好、对音乐的感觉再高、对演奏曲目再熟悉,如果没有好的舞台表现,那还是等于无法进行高质量的演奏,还是等于提高不了自己的演奏质量。为什么这么说呢?因为舞台表现才是演奏者真正面对观众的环节,也是最能够表现演奏者的情感的地方,如果舞台表现不好,会直接影响到听众对演奏曲目的欣赏和理解,谁愿意去听一场死气沉沉的音乐会呢?可以说舞台表现是提高演奏质量的关键一步!大家在看外国乐队或者吉他手的现场时,很多人都会注意到他们的感情非常地投入,不仅仅是摇头晃脑,让身体随着音乐起伏,更有的人甚至到了咬牙切齿或者龇牙咧嘴的地步,弹到动情之处往往身体会做出很夸张地动作,这就是一种非常好的舞台表现。当然我不是说大家都应该龇牙咧嘴或者咬牙切齿,而且外国乐手的动作里面也有表演的成分。但是我想让大家注意的是,那些大师级的吉他手或者非常优秀的乐队在现场演出的时候,几乎每一个人都会让身体随着音乐的起伏而起伏,这也就是说他们是用心在演奏!那些动作和表情是出自于内心的情感和对音乐的理解,而且在弹一些非常需要味道的地方,比如推弦、揉弦、滑弦等地方,往往我们能看到大师们的表情很丰富,其实这就是奥妙之处。大家可以试试,推弦的时候让身体随着推弦的幅度而做出一个向上或向下的动作,会发现这时候的推弦要比固定站着不动听起来有张力,表现也丰富了许多!所以为了让演奏更出色,我们不仅仅要在舞台表现上做到用心演奏,平时练琴的时候也更要用心去演奏,让自己的感情融入到音乐当中去。到演出的时候才能自然而地把自己的感情流露出来,才能让自己的舞台表现更加出色!其实舞台表现不仅仅是每个吉他手自己的事儿,同时也是整个乐队的事儿,在演出时应该让乐手之间也形成交流。只有每个人的舞台表现都好了,整体的表现才会好,才能提高现场演出的演奏质量!在舞台表现方面我建议大家多看看国外乐队的现场演出,如Bonjovi、Gunsn roses、Arosimith、Metallica、软饼干、山羊皮等等不同风格的音乐,不同音乐之间可以互相借鉴。吉他手呢可以多看看Setve vai、Joe satriani、Nuno、Slash等等吉他大师的现场,学会怎么样用感情来控制吉他。

如果每一个吉他手都能够很好地在技巧运用、对音乐的感觉、演奏曲目的熟悉程度和舞台表现这几个方面做得非常出色,那么我相信,每一个人都将很快地提高了自己的演奏质量。到时候每一场演出的现场演奏质量将会有很大的提高,而高质量的演奏和演出不仅仅对于听众和观众,就是对演奏者本身来说演出也将成为一个愉悦的享受。最后我希望大家都能够高质量地现场演奏自己的音乐,让每一个人都深深地感受到音乐的魅力!

教你如何科学的安排练习时间


作为一个还未吉他入门的吉他新手,在练习时间上往往都比较盲目。这样就导致了,在练习中的一些不科学,从而使得练习达不到理想的效果。

吉他演奏的进步是依靠科学地、不懈地长期努力才能得到的。有人说,演奏家要服"终生苦役"虽然是一句笑话,但反映了系统的、长期练习的重要性。

首先是每日练习时间的问题。应该承认人是有差异的,传说小提琴大师帕格尼尼极少练琴然而却具备超人的技巧。但有的人每天则需每天练七八个小时才能有些进展、否则连保持水平都有困难。当然这也和人的勤奋程度有关。例如日本青年演奏家山下和仁便是每天无论如何也要用六个小时来练琴。据统计一般的职业演奏家平均的练琴时间在四个小时左右,对于任何人来讲、技巧的进步都是时间的积累,那种认为理解后便会掌握只是一种幻想罢了。

集中精力练习是效率最高的练习方法。而如何安排练习时间是直接影响效率的。个人应针对自己的具体条件安排最有利的练习时间,在练习时尽量避免外界干扰影响自己。可以每天将练习分为两段或三段进行,以免过度疲劳影响精力集中。但过于分散的练习也不会有好处,这就像一壶水在炉子上煮一会儿拿下来,凉了后再放上去煮一会,那么这壶水一天也不会开的道理是一样的。

古典吉他的历史与现状


第一章古典吉他的历史与现状

要准确追溯吉他的起源实际上是不可能的。首先是因为人类乐器产生的早期距现在十分遥远,大部分木质的乐器在自然条件下很容易腐烂,而音乐本身比乐器更难以保留。如果不运用完善的记谱和录音技术,音乐总是会随时间而逝,很快荡然无存,而且乐器学与音乐学的发展也只是近代的事。所以我们既很难知道古老的乐器的确切结构、当时如何演奏,又不可能知道远古的音乐听起来会是什么样,对于乐器历史的研究往往只能靠片言只语的历史文献或雕塑绘画等考古发现来推测。
尽管如此,人们对于乐器产生的大概过程还是比较清楚的:从模仿鸟兽鸣叫到有音高、节奏变化的喊叫进而产生的声乐,肯定要早于人类器乐的发展。在器乐中最早发展起来并引起人们注意的是节奏乐器,即敲击性乐器。如石块、木头、果壳、骨头的敲击甚至鼓等乐器的出现,在所有的原始民族中敲击性乐器都是很丰富的。中国古代的编钟等就是敲击乐器有了音高变化的高级形式。其次,管乐器即吹奏乐器也很容易由骨管、竹管、苇管、螺壳等的吹奏中发展起来,中国古代的埙就是其中的一种。在人类音乐发展中真正具有划时代意义的是弦乐器的出现。最早的弦乐器就是由狩猎武器发展成的乐弓,现在非洲的某些原始部落中还有乐弓存在。在实际使用中,人们往往在乐弓的弓杆上附加上果木壳、龟甲骨头等以增加共鸣,扩大音量。如图:古老的乐弓、古埃及弹拨乐器--竖琴类、古埃及竖琴类乐器演奏图、在以后的发展中,由于人们对音乐的要求不断提高,乐弓便开始向两个方向发展,一种是增加弦的数量以扩大音域,如竖琴、中国古代的箜筱、著名的希腊里拉琴等。我们现在音乐的标志乐徽就是由里拉的形象组成的,其他如古筝、扬琴,就连现代的钢琴都是这一类的弦乐器与机械技术的结晶,足见弦乐器在人类音乐生活中的影响有多么深远;另一种由乐弓演变成了有若干根琴弦并带有琴颈的弦乐器,演奏时以手指把有限的几根弦按在琴颈上改变弦长来扩大音域这一类的乐器繁多,如吉他、鲁特琴、曼陀林、提琴,及中国的琵琶、胡琴、古琴、三弦、阮等等。以上乐器根据其演奏方法的不同又分为弓弦乐器与弹拨乐器等。

乐徽、古埃及弹拨乐器--吉他类

吉他这一类有琴颈的弹拨乐器的祖先,可以追溯到公元前两三千年前古埃及的耐法尔,古巴比伦(两河流域的苏美尔文化)和古波斯的各种古弹拨乐器。考古学家找到的最古老的类似现代吉他(一样具有内弯的琴体)的乐器,是公元前1400年前生活在小亚细亚和叙利亚北部的古赫梯人城门遗址上的赫梯吉他。8字型内弯的琴体决定了吉他属乐器特有的声音共鸣和乐器特点,这也成为吉他与其它弹拨乐器(如琴体是半梨形的程厥衾制鳎┑淖钕灾氐恪?br
在十三世纪的西班牙,由波斯语逐渐演化成的西班牙语吉他(Guitarra)一词就已经形成,在当时种类繁多的乐器中,已经出现了摩尔吉他和拉丁吉他。其中摩尔吉他琴体为椭圆形背部鼓起,使用金属弦,演奏风格比较粗犷;拉丁吉他琴体为与现代吉他类似的8字型平底结构,使用羊肠弦,风格典雅。

文艺复兴时期是吉他的鼎盛时期。十六世纪四对复弦的吉他和它的近亲──用手指弹奏的比维拉琴,在演奏与创作方面都达到了很高的水准。吉他和比维拉琴不仅深受民众喜爱,而且还常常成为宫廷乐器。当时的吉他、比维拉大师有米兰(Luismilan)、纳乐瓦埃斯(LuysdeNarvaez)、穆达拉(Alonsomudarra),以及十七世纪时五组复弦的巴洛克吉他时代大师桑斯(GasparSanz)、科尔贝塔(Corbetta)、维赛(Visee)等。他们的许多作品现在仍是现代古典吉他曲目中的不朽财富。当时吉他、比维拉琴等乐器所使用的记谱方法还不是现在的五线谱,而是用横线来代表各弦,用数字或字母表示音位和指法,与现在民谣吉他中使用的六线谱类似的图示记谱法。

当时十分兴盛的乐器还有古钢琴和鲁特琴(Lute)。鲁特琴前身是阿拉伯的乌德琴(UD的原意是木头)。我国的琵琶、胡琴等也是汉朝时由当时的阿拉伯国家即西域传入的。当时著名的鲁特琴大师道兰(Dowland)和魏斯(Weiss)等人的作品经后人改编,在今天的古典吉他曲目中也占有重要的位置。伟大的巴洛克音乐集大成者巴赫所创作的不朽作品如大提琴、小提琴组曲、奏鸣曲的吉他改编曲,在古典吉他曲目中的地位举足轻重,尽管有学者对巴赫有没有创作过鲁特作品提出疑问,但他所传世的四首鲁特琴组曲和少量鲁特作品,首首都具有不朽的价值。巴洛克时期的其他一些作曲家如维瓦尔弟的鲁特琴、曼陀林协奏曲,和D.斯卡拉第的古钢琴奏鸣曲的吉他改编曲都在古典吉他曲中占有重要位置。

十八世纪后期鲁特琴和比维拉琴逐渐退出了历史舞台,五对复弦和其后出现的六对复弦的吉他也渐渐完成了它们的历史使命。1800年前后,全新的六根单弦的吉他以其清晰的和声及调弦方便等优点很快得到了几乎全欧洲的青睐,古典吉他的黄金时代终于到来了。

十九世纪初,活跃在当时吉他音乐中心巴黎、维也纳还有伦敦的最著名的吉他大师有索尔(Sor),阿瓜多(Aguado),朱利亚尼(Giuliani),卡罗利(Carulli),和卡尔卡西(Carcassi)。其中索尔和朱利亚尼除了是吉他大师外还是出色的音乐家,他们以杰出的才华为六弦古典吉他创作了包括协奏曲在内的第一批大型曲目,为六弦吉他日后的发展奠定了基础。尤其索尔在创作上承袭海顿、莫扎特的古典音乐传统,除写作歌剧、舞剧音乐外,还为吉他创作了包括系统的练习曲、教程在内的大量优秀作品,被音乐评论家称为吉他音乐的贝多芬。阿瓜多、卡罗利、卡尔卡西的重要作品和他们所作的大量练习曲与吉他教程至今仍是古典吉他中的经典。在十九世纪还有不少音乐家喜爱并演奏吉他,如舒伯特、韦伯和柏辽兹,小提琴魔王帕格尼尼不但擅长演奏吉他,而且还曾放弃提琴演奏,献身于吉他达三年之久,为吉他写下了大量作品。

十九世纪后期著名的吉他音有乐家考斯特(Coste)、默茨(mertz)、卡诺(Cano)、雷冈第(Regondi)等,他们为吉他创作的很多优秀作品都成为了十九世纪吉他音乐的经典。但是不可避免地,在钢琴、管弦乐、歌剧音乐发展的巨大冲击下,吉他在十九世纪中期以后渐渐失去了往日的辉煌,演奏与创作一度处于低潮,这种情况一直持续到十九世纪末吉他才再度复兴。

如何判断吉他的档次与价格?


在吉他入门到吉他高手的演变过程中,一直伴随在身边一刻也不曾离开的那便是吉他。吉他本身的好与坏直接关系到,弹奏着所弹奏乐曲的美感。当然对于根本不懂吉他的人来说,只要是对照吉他谱弹奏出的曲子,不管是什么样的吉他其感受都是一样的。但是对于深爱吉他的朋友们,拥有一把好的吉他是多么的渴望,那要怎样来选择一把好的吉他呢?拿着一把吉他又如何来判断它的档次甚至是价格呢?下面就为大家做了简单的介绍。

三千至五千的西班牙琴,玫瑰木指板背侧板是甲板,用到黑木指板的报价通常超过五千,也就是说,如果西班牙琴黑木指板报价低于五千那很可能是假的,当然这个不等于实际成交价 而且3到5千通常只会用兽骨混合琴码。其实真正日系的琴也是这个标准。国产琴大概3到5千的就有全兽骨的琴码,而且还有黑木指板,甚至有全单板的琴。

关于琴颈,有加强筋的并不一定就是高档琴,够年份的桃花芯木也不会变形。合格的全单通常油漆都是比较薄,而且比较软,有利于面板震动。但是带来一个问题是面板容易凹陷。所有有一定质量的全单琴都是面板很容易花的,指甲轻轻一磕就有指甲陷进去的印痕,很难避免,所以别人的全单琴不借给你弹千万不要怪他。

最后还有一个标准,好的全单琴通常用虫胶,不能湿水,否则胶水就要起泡,严重的就脱胶 这个是比木材受潮更严重的问题,也就是说湿水就起泡脱胶的通常胶水不会很差,可惜通常没有这个机会试的。

弦钮真正高档的也不一定有护套,高档的主要是看是否钨合金,还有是否镀铬。

借此地这个话题, 建议拥有高档吉他的朋友, 一定要爱惜你的琴-----她是非常非常矫贵的!!

吉他基础知识:教你如何记住指板上的音?


很多吉他教学课上的朋友们都会问,已经把每个音阶指型都背熟了,但是一遇到歌的时候还是不能马上的反应到指板上,甚至不知道要弹什么音阶?也不知道在弹什么音?有什么方法可以快速的记下这些音?这些都是常见的问题,也因为有这些问题,所以就会有一些热心的人,发明了一些记忆方式,如同一个琴格内相邻的两弦如果是上行就是相差四度音(Do Fa),如果是下行就是相差五度(Do Sol),甚至还有对角线八度音的记法,其实这些都只是治标而不治本,但我不是说这样记不好喔,如果体会出吉他张弦上的设计奥妙,那也会是很有趣的一件事。

在你看这篇文章时,我必须假设你们都已经练过了各种的音阶指型(Pattern),当然,不管你是用背的也好,你是看黑点记号的也好。在这里我要强调的其实只有一个部份,那就是“唱”,很多人都忽略了这个事关你的音乐能不能持续玩下去,一个很重要的训练,其实就是“唱”。我举个例子来说,我认识一个国外很有名的乐手,他也有很多的教学经验,跟他的闲聊当中,我发现他们的学习,其实跟我们没两样,唯一不一样的地方就是唱的部份,我举个C和弦的例子来说,我们在学一个指法,叫T1213121,但国外是学CGCGEGCG,在这里你千万不要把英文就看成是英文单字喔,在音乐上这是它们的音名,其实唱名就应该唱成Do So Do So Mi So Do So,了解吗?关键就在这里,他们是唱音,我们是记代号,光是这个关点,足以撤底改变我们的吉他学习方式,但这个根深蒂固的学习法不是我们想改就能改的,当然,话说回来T121的方式,它撇开了一些音乐的基础,让更多人以快速的方法接触音乐,这也是好的。

把话题转到音阶来看,事实上也是一样的,当你在学习音阶时,你必须透过唱的方式来加深你对音程的了解,刚开始可能只是二度音的音阶上行、下行训练,接着要做三度、四度、五度音…..等等的训练,一方面练吉他,一方面训练音程。也就是说,任何的音阶训练,你都要知道他是什么音,然后用你的嘴巴大声的把这些音唱出来,久了之后,当你要弹音阶时,你心里先想的一定是音而不是吉他上的黑点,心里会先有旋律然后才反应到指板上,透过这样的训练,相信你不用再记忆推算公式,连带一些音乐问题,你将可“不药而愈”。

但是我想,还是有人会问,我都照着这样的方式做练习,但还是无法达到想弹什么就弹什么的境界,我只能说练的还不够,或是练习时不够专注,所以你看很多大师级的人物给后辈学习者的建议,一定是“练、练、练”三字箴言。无论如何,少了“唱”的训练,你会发现一天到晚有人问,征歌谱、征和弦.....等等,知道这样做的人很多,但真正实践的确很少。朋友们!彻底改变一下玩琴的方式,相信你会获得更多。

文章来源:http://m.j961.com/j/3662.html

上一篇:消音的方法介绍

下一篇:吉他拨弦的技巧和认识

相关推荐 更多 +

最新更新 更多 +